Bayou Country - Creedence Clearwater Revival

Portada frontal del album lp Bayou Country
Bayou Country es el segundo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival (CCR), lanzado por Fantasy Records el 15 de enero de 1969, y fue el primero de los tres álbumes que la banda  lanzó ese año. Bayou Country alcanzó el número 7 en la lista Billboard 200 y produjo el primer sencillo número 2 de la banda, "Proud Mary".
Bayou Country es ampliamente elogiado como un disco definitivo de swamp rock, que muestra su mezcla característica de blues, country y rock con una instrumentación potente y sobria y la voz áspera de John Fogerty, solidificando su sonido con temas icónicos como "Born on the Bayou" y "Proud Mary", y elogiado por su atmósfera cohesiva, su fuerte musicalidad y su representación influyente y evocadora del sur de Estados Unidos, incluso si algunos notan repeticiones menores o ligeros problemas de producción.

"Era un conjunto de material engañosamente simple. Además de las tres piezas principales, Fogerty también tenía un par de blues adecuados y un tema para conciertos en su haber: "Graveyard Train", "Penthouse Pauper" y "Bootleg". "Good Golly Miss Molly" era el clásico tema de fiesta de la fraternidad de Creedence, y su desgarradora imitación de Little Richard estaba bien ensayada." tomado del booklet.
Gran parte de la magia del album viene de la energía directa de la banda tocando junta, y es que todas las pistas básicas se grabaron en vivo, con muy pocos retoques posteriores. Bayou Country es un disco sin desperdicio! Algunos temas del album son densos y muy atrayentes, te atrapan y sumergen en el desarrollo de la melodía con mucha fuerza, con ritmo y mucha distorsión en las guitarras pero nunca aburridos, algunos otros son muy movidos y muy pegajosos, rápidos que te invitan a bailar. Graveyard Train es una joya hipnótica de más de ocho minutos que te sumerge en una atmósfera muy groovy.


En una reseña inicial, Rolling Stone consideró que el álbum adolecía de una grave inconsistencia. «Los buenos cortes son muy buenos, pero los malos simplemente no la hacen», afirmó. La reseña fue positiva para la canción principal, «Born on the Bayou» y «Proud Mary», pero consideró que muchos de los demás temas carecían de originalidad. En general, consideró que el material del álbum «no siempre es sólido, pero Creedence Clearwater Revival toca con suficiente entusiasmo para superar este problema». Para su reedición del 40.º aniversario en 2008, el álbum recibió una puntuación de 3,5 estrellas sobre 5. En AllMusic, el álbum recibió 4.5 estrellas (de 5), y Stephen Thomas Erlewine declaró: «Comenzando lentamente con la oscura y pantanosa «Born on the Bayou», Bayou Country revela un Creedence Clearwater Revival consolidado, una banda que ha encontrado su voz entre su primer y segundo álbum. «Born on the Bayou» no solo anuncia que CCR ha descubierto su sonido, sino que revela el alcance del mito de John Fogerty».

Portada trasera del album lp Bayou Country

El álbum fue incluido en el libro «1001 Álbumes que Debes Escuchar Antes de Morir».

El álbum fue certificado Oro por la RIAA el 16 de diciembre de 1970 y doble Platino el 13 de diciembre de 1990.
Ninguna canción es aburrida o fué puesta como relleno solo para completar el album. En lo personal me encanta este album. Si te gusta el rock, el blues, el swamp-rock y lo que haya enmedio, escucha Bayou Country.

In The Court Of The Crimson King - Octubre de 1969 - King Crimson

 



In the Court of the Crimson King (subtitulado An Observation by King Crimson) es el álbum de estudio debut de la banda inglesa de rock progresivo King Crimson, lanzado el 10 de octubre de 1969 por Island Records.

Las primeras sesiones del álbum se realizaron a principios de 1969 con el productor Tony Clarke, famoso por su trabajo con The Moody Blues. Tras el fracaso de estas sesiones, el grupo obtuvo permiso para producir el álbum por sí mismo. El álbum se grabó con una grabadora de 1" y 8 canales en los estudios Wessex Sound de Londres, bajo la ingeniería de Robin Thompson y la asistencia de Tony Page. Para lograr los característicos sonidos orquestales y exuberantes del álbum, Ian McDonald dedicó muchas horas a sobregrabar capas de mellotrón y varios instrumentos de viento madera y lengüeta. En algunos casos, la banda recurrió a cinco generaciones de cintas para lograr pistas con profundas capas y sesgues.


La música de In the Court of the Crimson King es considerada por la crítica como estilísticamente diversa y rítmicamente compleja. John Cunningham, de WhatCulture, afirmó que el álbum «echó por la borda el sonido blues del rock de la época. En su lugar, el grupo mostró un estilo psicodélico híbrido compuesto por acid rock, jazz y matices clásicos». Sean Murphy, de PopMatters, evaluó: «Esto no fué una pose, ni fué reaccionario; aun así, logra parecer, de alguna manera adelantado a su tiempo y también, hay que decirlo, fuera de el. Por supuesto, surgió de una época y de las mentes que lo concibieron: un espacio oscuro, sensible e innegablemente psicodélico». Añadió que, musicalmente, el álbum «habla desde lo underground, pero está arraigado en la historia y mira hacia adelante, no hacia atrás». Según el historiador musical Jeff Gold, «King Crimson abandonó la mayor parte de las raíces del R&B del rock para adoptar un estilo criptoclásico basado en la guitarra y el melotrón, que iba mucho más allá de lo que Procol Harum y los Moody Blues habían intentado anteriormente».

Foto archivo International Times 1969

El álbum contiene lo que el crítico musical Jim DeRogatis describe como «arreglos sinfónicos», con secciones de flauta y saxofón interpretadas por Ian McDonald. Se dice que su melotrón es el instrumento «dominante» del álbum, y se describe como «feroz y abrumador». El trabajo de guitarra de Robert Fripp se ha caracterizado por «fusionar de forma extraña la elegancia clásica, las explosiones de rock al estilo de Hendrix y los ritmos del jazz». La voz de Lake se ha descrito como «lastimera». Las letras del álbum se han descrito como «portentuosas» y exploran temas de conciencia social como la guerra, el colapso social y la alienación. Se han caracterizado por estar «llenas de visiones oscuras y catastróficas». Gold también señaló que la letra consiste en un "juego de palabras indirecto".


"21st Century Schizoid Man" ha sido calificado como "quizás el primer himno alternativo" por Manish Agarwal de Time Out, y DeRogatis afirmó que Fripp "nunca había rockeado tan fuerte" como en la canción, comparando su estilo con el heavy metal. La canción "I Talk to the Wind" fue escrita para el grupo predecesor de King Crimson: Giles, Giles and Fripp (la única canción del álbum en la que esto era así), pero King Crimson la conservó para mostrar el lado tierno del grupo. Según el letrista Peter Sinfield, la canción fue influenciada por Joni Mitchell; en una entrevista de 1997, afirmó que sigue siendo su letra favorita de todas las que ha escrito. Agarwal describió "Epitaph" como una balada. Describió "Moonchild" como una "espeluznante canción de amor pastoral". La canción contiene lo que se describe como un "interludio improvisado de ambient-jazz".

Interior de la funda desplegable del album lp In The Court Of The Crimson King


Se dice que el tema que da título al álbum evoca una atmósfera "medieval" y contiene lo que se ha caracterizado como "arabescos folclóricos, redobles de batería rimbombantes y flauta barroca". El tema fue compuesto por el tecladista e instrumentista de viento Ian McDonald y Sinfield para su anterior grupo, The Creation, y comenzó como una canción country y western antes de su configuración final de rock progresivo.


Este album es considerado ampliamente como una obra maestra fundamental del rock progresivo, que combina influencias de jazz, sinfónicas y psicodélicas con texturas pesadas, dramáticas y experimentales. Es muy aclamado por su maestría musical, su atmósfera intensa y su icónica portada, a menudo descrito como un álbum esencial y transformador en la historia del rock. Fué el debut perfecto para la banda King Crimson y es considerado como el primer y verdadero album de rock progresivo. Son 44 minutos de puro placer audible, sin pérdidas de tiempo ni de notas musicales. Para encerrarse en una habitación con varias varitas de incienso de sándalo o pachulí encendidas y absorber la música por todos los sentidos especialmente por los oídos y la mente y el incienso por la vista y la naríz...

Raised On Radio (Abril de 1986) - Journey

Portada Frontal del album lp Raised On Radio de la banda Journey

 Raised On Radio es el noveno álbum de estudio de la banda estadounidense de rock Journey, lanzado en abril de 1986 con el sello Columbia Records. Es el primer álbum producido por el vocalista Steve Perry lo que le dió un sonido mas refinado y cercano al pop-rock que sus trabajos anteriores. Referente a la alineación de la banda es notable ya que no cuenta con la participación del bajista fundador Ross Valory, quien fue reemplazado inicialmente por el bajista de sesión Bob Glaub y luego por Randy Jackson. El baterista Steve Smith colaboró ​​en algunos temas, pero fue reemplazado durante la grabación por el baterista de sesión Larrie Londin y luego por Mike Baird para la gira posterior.

De este album se desprendieron temas icónicos que alcanzaron buenas posiciones en las listas de popularidad e en Estados Unidos: Girl Can't Help It el n.° 17, I'll Be Alright Without You el n.° 14 y Suzanne el n.° 17. También generó un sencillo que llegó al top 10, Be Good to Yourself  lugar n.° 9). El album alcanzó el número 4 en la lista Billboard 200 y fue certificado doble platino en Estados Unidos.

Este fué el último disco de la banda antes de un largo descanso que duró una década, hasta su reunión en 1996. Es un album fundamental para entender la etapa más melódica y comercial de la banda, etapa que por cierto, no fué del agrado de muchísimos fans que los seguían desde sus primeras etapas en donde la banda incursion+o en géneros como el rock-progresivo, el jazz-rock o el hard-rock entre otros.


Lado uno lp Raised On Radio

Raised On Radio se lanzó tres años después de Frontiers (1983). En 1984, tanto el guitarrista principal Neal Schon como el cantante principal Steve Perry lanzaron álbumes en solitario: Schon en la banda HSAS (Through the Fire) y Perry con su álbum debut en solitario, Street Talk. Perry consideró dejar Journey tras el lanzamiento de Street Talk, del que se ha referido como "una de las experiencias más divertidas que he tenido". Perry decidió volver a trabajar con Journey cuando recibió una llamada del tecladista Jonathan Cain, quien le pidió que trabajara en algunas canciones inconclusas.

Gran parte del álbum tiene un aire similar al de "Street Talk" de Perry. Sin embargo, hay un elemento que define a este Journey definitivo (y, de hecho, lo salva del olvido musical): el trabajo de guitarra de Neal Schon. Flotando principalmente por encima del ritmo, las excelentes guitarras de Schon aportan el único valor sonoro verdaderamente interesante y estimulante a este álbum, con la excepción de algunas canciones con voces excelentes, como la del clásico que abre el álbum, "Girl Can't Help It".

Inserto lado 2 con la letra de las canciones lp Raised On Radio

Raised On Radio empieza con buen pie. "Girl Can't Help It" es la mejor canción del álbum, con un sonido directo y nítido con un ligero flanger, un riff de piano sencillo pero memorable y algunas guitarras contraarmónicas que lo acentúan todo. La canción evoluciona desde una primera sección sencilla y melódica a una segunda parte más intensa con excelentes armonías. "Positive Touch" continúa con un sonido característico de 1986 que sigue siendo bastante entretenido. El invitado Dan Hull añade un gran saxofón y la canción también contiene una entretenida sección de outro, realzada por las majestuosas melodías agudas de Perry. Hasta este punto, Raised On Radio sigue sintiéndose como la progresión natural del sonido de Journey.

Cartel promocional del album lp

Desafortunadamente, el álbum luego da un giro radical. Aunque ambas fueron importantes éxitos pop, "Suzanne" y "Be Good to Yourself" están por debajo de la mayoría de los grandes éxitos radiales del pasado de Journey. Se trata en su mayoría de canciones desechables, con apenas pequeños toques de excelencia en la guitarra y armonías vocales. La mayor decepción aquí es el trabajo de teclado de Cain, que ha decaído mucho desde las baladas de piano blues de los albumes Escape y Frontiers hacia un sonido de sintetizador barato y cursi en este álbum.

El resto de Raised On Radio es, en el mejor de los casos, mediocre y de alta gama. "Once You Love Somebody" contiene un bajo funky del futuro presentador de American Idol, Randy Jackson, y la canción principal abre con una armónica blues de Hull, pero ambas son canciones bastante mediocres en general. "I'll Be Alright Without You" es la mejor canción de la segunda cara, una balada de rock suave y contemporáneo para adultos, con voces armonizadas, bien complementadas por el canturreo de Perry y la lenta subida de Schon al riff de guitarra característico del final. "The Eyes of a Woman" es un poco pesimista, con sintetizadores de cuerda profundos y largos, y la canción final, "Why Can't This Night Go On Forever", es un intento de replicar baladas exitosas del pasado como "Faithfully", que se queda corta.

Inserto lado 1 lp Raised On Radio

Tras el lanzamiento de "Raised On Radio", Journey se embarcó en una gira que inicialmente fue muy exitosa, pero a principios de 1987, Perry, repentina e inesperadamente, la canceló y la banda se vio obligada a cancelar el resto de la gira y se tomó un descanso indefinido. Neal Schon y Jonathan Cain se unieron a John Waite y Ricky Phillips, excompañeros de Cain en Babys, para formar Bad English en 1988, mientras que Ross Valory se unió a Gregg Rolie para formar The Storm. No volverían a reunirse como banda hasta casi una década después, cuando los cinco miembros que formaron Journey antes de Raised On Radio tuvieron un breve regreso. Pero la banda clásica nunca volvió a ser la misma.

Portada trasera album lp Raised On Radio

Tras su regreso a Journey, Perry comenzó a tomar mayor control sobre la dirección de la banda. El bajista Ross Valory y el baterista Steve Smith fueron despedidos de la banda, en contra de la voluntad del mánager Herbie Herbert. Según Perry, Valory y Smith "no estaban contentos con el tipo de música que tocábamos y no les entusiasmaba mucho salir de gira".[7] Smith comentó más tarde sobre el proceso inicial de grabación: «Había mucha presión para hacerlo como Steve Perry quería, lo cual me generó muchos problemas porque sentía que debía ser un disco grupal, como todos los demás».[8] Valory fue reemplazado por Randy Jackson (bajo) y Smith por el músico de sesión Larrie Londin (batería). En el episodio de VH-1 Behind the Music con la banda, Perry expresó su pesar por su decisión, afirmando que si pudiera repetirlo, lo habría hecho de otra manera. Smith grabó tres temas con Journey en el álbum, y él y Valory siguieron recibiendo ingresos del disco y la gira posterior. Ambos regresaron a Journey en 1995.

Poster promocional del album

Perry cambió el título original de este proyecto de Freedom a Raised on Radio, lo que provocó la ira de Herbert y algunos miembros de la banda, ya que se alejaba del tema general de una sola palabra presente en la mayoría de sus álbumes anteriores. La banda terminaría usando el título Freedom 36 años después para su decimoquinto álbum de estudio.

La gira posterior contó con la participación de Schon, Perry, Cain y Jackson, y el baterista Mike Baird.

La portada del álbum (obra de Prairie Prince, uno de los primeros miembros de la banda) se inspiró en los estudios y antenas de KNGS en Hanford, California, propiedad de los padres de Perry, Ray y Mary Perry.

Recepción de la crítica

Raised on Radio recibió una recepción mixta de la crítica. William Ruhlmann, de AllMusic, comentó: «El noveno álbum de estudio de Journey redujo al grupo a un trío compuesto por el guitarrista Neal Schon, el cantante Steve Perry y el teclista Jonathan Cain. Pero incluso sin su sección rítmica habitual, el grupo logró recrear el accesible sonido pop-rock perfeccionado en álbumes anteriores como Escape y Frontiers. La guitarra de Schon aún sobresalía entre los gruesos acordes del teclado, y el tenor fluido de Perry aún le daba a las canciones un atractivo etéreo y melódico. Todo esto contribuyó a la venta de dos millones de copias y cinco sencillos en las listas, cuatro de los cuales llegaron al Top 40 y uno, «Be Good to Yourself», al Top Ten. Esto no igualó los siete millones de ventas del número uno de Escape, pero confirmó que la música de Journey tuvo una gran audiencia hasta el final (temporal) de su carrera».