AC /DC - Who Made Who (1986)

 


Who Made Who es un álbum de la banda sonora de la banda australiana de hard rock AC / DC. Publicado el 24 de mayo de 1986, el álbum es la banda sonora de la película de Stephen King, Maximum Overdrive. El álbum fue relanzado en 2003 como parte de la serie AC / DC Remasters.


Tres pistas del álbum: "Who Made Who" y los instrumentales "D.T." y "Chase the Ace" - fueron escritos y grabados recientemente por AC / DC para el álbum. Las pistas restantes fueron lanzadas previamente por la banda. Sólo una canción, "Ride On", presenta al vocalista principal original Bon Scott, quien murió en 1980. Todas las demás incluyen a su reemplazo, Brian Johnson.

Junto con el álbum, la banda lanzó una cinta de video de 73 minutos, que contenía videos musicales de las canciones "Who Made Who", "You Shook Me All Night Long", "Shake Your Foundations" (remezclado), "Hells Bells", y metraje de una presentación en vivo de "For Those About to Rock (We Salute You)", que fue filmada en Detroit en 1983.
El video de la canción principal, dirigido por David Mallet, fue grabado en la Brixton Academy en Londres y presenta un tema de innumerables clones del guitarrista de AC / DC Angus Young. Según el libro AC / DC: Maximum Rock & Roll, estos clones estaban formados por cientos de fans que vinieron de todo el Reino Unido, muchos de los cuales durmieron en el frío helado frente a Brixton Academy para tener la oportunidad de participar. Este grupo estaba formado por aproximadamente 300 miembros del club de fans británico de la banda, así como por otros que simplemente habían escuchado sobre el evento en la radio.

Portada trasera del album LP Who Made Who


La canción "Who Made Who" fue escrita para la película de Stephen King Maximum Overdrive, donde el tema giraba en torno a las máquinas que cobraron vida y comenzaron a matar gente. La letra sigue la idea de los artilugios y dispositivos creados por la humanidad que llegan a gobernar a los seres humanos en lugar de ser al revés; la ironía donde los humanos se vuelven subordinados a la tecnología que crearon.

 La canción "Who Made Who" se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda en años, alcanzando el puesto 16 en el Reino Unido y el 33 en los Estados Unidos. También fué votada como la segunda mejor pista de 1986 por los lectores de la revista Hit Parader. Después de esto, se lanzó una reedición de "You Shook Me All Night Long" del álbum, alcanzando el puesto 46 en el Reino Unido. El álbum ha vendido cinco millones de copias en Estados Unidos. Stephen Thomas Erlewine de AllMusic dice que el álbum es "una retrospectiva espectacular de AC/DC" y aplaude a la banda "rescatando canciones como 'Sink the Pink' de álbumes por lo demás mediocres".

 Funda interior del disco LP Who Made Who


LP Who Made Who lado 1

LP Who Made Who lado 2

Eric Clapton & Friends - THE A.R.M.S. BENEFIT CONCERT


Los conciertos benéficos A.R.M.S. fueron una serie de conciertos de rock caritativos en apoyo de Action into Research for Multiple Sclerosis en 1983. El primer evento (e inicialmente planeado para ser el único) tuvo lugar en el Royal Albert Hall el 20 de septiembre de 1983, con fechas posteriores en los Estados Unidos, con alineaciones de músicos ligeramente diferentes. 
La idea de organizar el concierto fue concebida por Ronnie Lane, ex bajista de Small Faces y Faces, víctima de la esclerosis múltiple. El concierto fue anunciado como The Ronnie Lane Appeal for A.R.M.S. y contó con una formación repleta de estrellas de músicos británicos, incluidos Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck, Steve Winwood, Andy Fairweather Low, Bill Wyman, Kenney Jones, Charlie Watts y Ray Cooper. El concierto fué particularmente notable por el hecho de que fue la primera ocasión en la que Clapton, Beck y Page, cada uno ex guitarristas principales de The Yardbirds, actuaron juntos en el escenario. 

 


El espectáculo completo duró poco menos de tres horas e incluyó Wonderful Tonight, Hound Dog, Best That I Can, Wee Wee Baby y Bombers Moon.

Clapton, Beck y Page realizaron cada uno sets, con Andy Fairweather Low y Steve Winwood también interpretando canciones. Clapton, con Fairweather Low, Bill Wyman, Chris Stainton, el percusionista Ray Cooper, Kenney Jones, James Hooker, Steve Winwood y Fernando Saunders interpretaron una selección de temas de blues y rock. El conjunto de Jeff Beck consistió en gran parte en números de rock y jazz-fusión, aunque también interpretó (para sorpresa de sus compañeros músicos, la audiencia y, de hecho, ¡él mismo!) su éxito de los años 60 "Hi Ho Silver Lining". El set de Jimmy Page estaba compuesto, en primer lugar, por tres temas tomados de la música de Death Wish II que había creado para el director Michael Winner a principios de ese año. El set terminó con una versión instrumental de "Stairway to Heaven", que provocó una gran ovación del público. El Príncipe Carlos y Lady Diana estuvieron presentes en el palco real en el nivel superior.



Después del set de Page, todo el elenco de músicos se reunió en el escenario para interpretar "Tulsa Time", un tema de blues rock/country del álbum Backless de Clapton, y luego "Layla". En cada número, Clapton, Beck y Page compartieron sus participaciones de guitarra principal y, notablemente en "Layla", cada uno interpretó un diferente y único solo de guitarra.

.Al final del concierto, Ronnie Lane apareció en el escenario. Expresando su agradecimiento no solo a la audiencia, diciendo que lo que se había logrado fue "fantástico", también agradeció a "todos los chicos en el escenario también", y luego dirigió a los músicos en una interpretación de "Goodnight Irene".

Existe un video VHS (ya no a la venta ni en circulación) del concierto del Albert Hall. Un DVD está ahora en lanzamiento general. En "Rita Mae" y "Cocaine", se puede ver a Clapton tocando una Gibson Explorer en lugar de su famosa Stratocaster Blackie que usó en todos los demás números, excepto en "Everybody Oughta Make a Change", "Goodnight Irene" (un número acústico) y "Tulsa Time" en la que usó Brownie, la Stratocaster con acabado sunburst de 1956 que se usó más famosa en "Layla", y más tarde mejor conocida como la guitarra más cara del mundo cuando se vendió por $ 450,000 el 24 de junio de 1999. (Pero una fuente lo dice fue otro Stratocaster marrón que Eric usó para el juego de diapositivas en esa época. 


 

BTO - Four Wheel Drive Desplegable

 


  • Album de estudio de la banda de rock canadiense Bachman – Turner Overdrive, lanzado en 1975 (ver 1975 en música). Alcanzó el puesto número 1 en Canadá en la lista de álbumes nacionales de RPM el 4 de octubre y nuevamente el 18 de octubre de 1975, mientras que alcanzó el número 5 en la lista de álbumes pop de Estados Unidos. El sencillo más popular del álbum, "Hey You", fue escrito por Randy Bachman. Alcanzó el número 1 en Canadá, ocupando la primera posición en la lista nacional de sencillos de RPM durante dos semanas en junio de 1975, y el número 21 en las listas de Estados Unidos. Algunas críticas indicaron que la canción estaba dirigida al ex compañero de banda de Guess Who de Bachman, Burton Cummings

  • De acuerdo con las notas suministradas con el CD recopilatorio de BTO The AnthologyMercury Records había querido una rápida continuación del exitoso álbum Not Fragile. Así, Four-Wheel Drive se grabó en seis días, gran parte del cual contenía material sobrante de las sesiones de Not Fragile.

Portada interior desplegada del album de BTO Four Wheel Drive

Yes - Close To The Edge (1972)



Close to the Edge es el quinto álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Yes. Fue lanzado por Atlantic Records (Atlantic K 50012) el 13 de Septiembre de 1972. Alcanzó el número 4 en la Lista de Álbumes del Reino Unido y el número 3 en el Billboard 200 de Estados Unidos (Atlantic SD 7244) durante una estadía de 32 semanas en la lista. En los Países Bajos alcanzó el número 1 en las listas de álbumes holandeses, el único álbum de Yes en hacerlo. Es el último álbum que presenta al baterista original Bill Bruford antes de irse para unirse a King Crimson, hasta su regreso temporal de 1990 a 1992 en la gira de apoyo para el album Union. 

Después de hacer una gira en apoyo de su álbum previo, Fragile, el grupo se reunió en Advision Studios en Londres para grabar ideas que tenían desde Febrero de 1972. El álbum marcó un desarrollo en la composición de canciones de la banda, con Jon Anderson y Steve Howe. escribiendo la canción principal de 18 minutos, la canción más larga de la banda en ese momento. El lado dos contiene "And You And I" y "Siberian Khatru". Bruford encontró el álbum particularmente laborioso de hacer, lo que influyó en su decisión de dejar la banda después de su grabación.

Close to the Edge se convirtió en el mayor éxito comercial de la banda. Se lanzó una edición en dos partes de "And You and I" en los EE. UU. Que alcanzó el puesto 42 en el Billboard Hot 100. Yes apoyó el álbum con su gira mundial 1972-1973, que comprendió más de 90 fechas y marcó el debut del baterista. Alan White. Close to the Edge fue certificado platino por la Recording Industry Association of America en 1998 por vender un millón de copias. Fue reeditado en 1994, 2003 y 2013; este último incluía pistas inéditas y nuevas mezclas de sonido estéreo y envolvente 5.1 de Steven Wilson. La recepción de la crítica fue mixta en el momento del lanzamiento original, aunque el álbum se considera retrospectivamente como uno de los mejores trabajos de la banda y una grabación histórica en el rock progresivo. 

 Portada interior desplegada del album Close To The Edge



Historia y contenido
Según el co-compositor Jon Anderson, la canción principal está inspirada en el libro Siddhartha de Hermann Hesse. La canción se enfoca en el despertar del personaje de Hesse cerca de la orilla de un río (y, simbólicamente, de las vidas de su alma), donde experimenta un despertar espiritual. Bruford dice en su autobiografía que se le ocurrió el título para describir el estado de la banda en sí, como lo había hecho con su predecesor Fragile. Dejó la formación después de completar la grabación para tocar con King Crimson, lo que llevó a Yes a encontrar al ex-Plastic Ono Band Alan White para reemplazarlo antes de comenzar una nueva gira por Estados Unidos.

Las influencias espirituales introducidas por Jon Anderson, que más tarde formaron la base de Tales from Topographic Oceans, ya son evidentes en la música y la letra de las tres pistas de Close to the Edge. La renovación y la repetición son otros temas principales; la pista que da título comienza y termina con los mismos efectos sonoros del agua corriente y los pájaros, y en "Siberian Khatru" se repiten palabras y frases de dos sílabas. Esto surgió muchas veces más tarde en canciones como "The Revealing Science of God" ("La ciencia reveladora de Dios"), "Going for the One", "To Be Over" y "Rhythm of Love".

Este álbum marcó la tendencia de Yes de estructurar un álbum en torno a una única canción épica. Aquí la pieza central es la canción "Close to the Edge". Los álbumes posteriores de Yes que siguen este patrón son Relayer (que incluye "The Gates of Delirium"), Going for the One (que incluye "Awaken"), Talk (que incluye "Endless Dream") y "Fly From Here", fuera de el álbum del mismo nombre.


Las canciones en el LP de Yes, Close To The Edge son tan largas que solo lograron apretar tres de ellas. Afortunadamente, son tres de las mejores canciones de Yes. La pista del título es una canción de 18:43 de duración del álbum dividida en cuatro partes. "And You and I" llega a las 10:08, mientras que la más cercana, "Siberian Khatru", es una de las canciones más progresivas de la historia, tanto en nombre como en contenido musical. Esta obra maestra marcó el final del mandato inicial de Bill Bruford en Yes y, a pesar del gran trabajo que siguió, nunca recuperaron la magia de este período. La banda estaba pasando por un período bastante malo, cambiando de cantantes y tecladistas con alarmante regularidad.

Sobre la portada de Close To The Edge 

La portada fue de Roger Dean. Algunas de las fotografías de la portada del álbum fueron realizadas por el ex compañero de banda del bajista Chris Squire en Selfs and The Syn, Martyn Adelman.

Close to the Edge estaba empaquetada con una funda plegable diseñada e ilustrada por Roger Dean, quien también había diseñado la funda de Fragile (1971). Marcó la primera aparición del logotipo icónico de la banda, colocado en la parte superior un diseño simple de portada de un degradado de color lineal de negro a verde. Dean ideó su diseño sin el conocimiento de la banda y antes de que comenzaran a trabajar en Close to the Edge. Lo bosquejó durante un viaje en tren de Londres a Brighton con la idea de que las tres letras pudieran juntarse "de una manera interesante". A la llegada de Dean a Brighton, lo había terminado. Dean propuso la idea de tener las letras del título en bloque de plata como un libro tradicional, pero nunca se materializó. El logotipo de Dean se ha descrito como un "colofón caligrafiado".

En su diseño original, Dean quería que el álbum se asemejara a la calidad de un libro en relieve dorado y tuviera una textura de cuero, ya que había tenido muchos cuadernos de bocetos con bordes de cuero. Dean se inspiró para la obra de arte durante una visita a Haystacks, una colina alta en Lake District. Tomó una fotografía en su cima y observó las muchas lagunas que lo rodeaban. "Me estaba imaginando este lago como algo más grandioso [...] ¿Cómo podría sostenerse en la cima de una montaña?" La portada incluye fotografías del grupo y Offord que fueron fotografiadas por Dean y Martyn Adelman, quienes había jugado con Squire a finales de la década de 1960 como miembro de The Syn. Dean escribió el texto de la portada y la hoja de letra a mano. Reflexionando sobre el diseño del álbum, Dean dijo: "Hubo un par de ideas que se fusionaron allí. Se trataba de una cascada que se refresca constantemente, brotando de todos los lados del lago, pero ¿de dónde venía el agua? Estaba buscando una imagen para retratar eso". 

 Funda interior del disco con letras de canciones frente.

Funda interior del disco con letras de canciones atrás.

Close To The Edge ha recibido muchas críticas retrospectivas positivas. En su reseña para AllMusic, Dave Thompson le dio al álbum cinco estrellas de cinco, y lo calificó como una "obra maestra impecable". En una edición especial de las revistas Q y Mojo publicada en 2005, Close to the Edge llegó al número 3 en su lista de 40 álbumes de Cosmic Rock. El disco también figura en la publicación de referencia musical 1001 Álbumes que debes escuchar antes de morir de Robert Dimery. En la elección de un lector de los 100 mejores álbumes de guitarra de todos los tiempos para Guitar World, el álbum quedó en el puesto 67. Sound & Vision lo clasificó en el puesto 32 en su lista de los 50 mejores álbumes de todos los tiempos. El álbum también se ubicó en el número 5 en la lista de the Rolling Stone de los 50 mejores álbumes de rock progresivo de todos los tiempos. Fué votado como el número 130 en la tercera edición de Colin Larkin's All Time Top 1000 Albums 3rd (2000). El álbum llegó al número 1 en una lista de los 100 mejores álbumes progresivos de todos los tiempos de la revista Prog. También entró en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Portada trasera del album Close To The Edge 


 

Spontaneous Combustion - Spontaneous Combustion (1972)

 


SPONTANEOUS COMBUSTION fué una banda de rock progresivo inglesa formada en 1968 en Poole, Dorset, Inglaterra, con los hermanos Gary Margetts (guitarra, voz principal) y Tristram Margetts (bajo, voz), y un amigo de la escuela Tony Brock (batería , voz). La banda lanzó tres álbumes y cuatro sencillos de 1971 a 1975, trabajando con los productores Greg Lake, Robert Fripp, Robert Kirby y Conny Plank, y autoprodujeron su segundo álbum. Su música se ha incluido en seis compilaciones de rock progresivo y rock psicodélico junto a artistas como Deep Purple y Pink Floyd. Sus registros originales son artículos de colección. 

La portada del álbum de la banda, diseñada por Paul May (dos primeros álbumes, 1972) y Mick Breese Associates Ltd. (tercer álbum "Time", 1975) incluyó la portada desplegable estilo cómic de Paul May con ilustraciones de dibujos animados de la banda y el productor Greg Lake para el lanzamiento en el Reino Unido de su álbum debut homónimo.

 Funda desplegada interior de el Album SPONTANEOUS COMBUSTION


 SPONTANEOUS COMBUSTION es otra oscura banda británica de Psychedelia tardía que se habría olvidado si Greg Lake no hubiera producido su primer álbum, no porque fueran malos, por el contrario, eran bastante buenos, pero se unieron en 1971 cuando los oyentes aventureros esperaban algo más que la vieja fórmula de la psicodelia británica.

Acéptenlo chavoss, el clásico sonido LSD Psychedelic murió en 1970, los fanáticos de la música serios buscaban música más aventurera, en 1971 la mayoría de las grandes bandas de Prog como ELP, Genesis, Yes, Kings Crimson o Jethro Tull estaban muy por delante de la corriente principal. Los fanáticos como siempre estaban buscando algo más simple que pudiera encabezar las listas, lo triste es que ni siquiera en los 60 SPONTANEOUS COMBUSTION hubiera alcanzado la cima porque había demasiados actos similares con al menos la misma calidad musical, como Velvet de Elmer Gantry. Opera, The Bonzo Dog Band o Arthur Brown, por lo que estos chavos estaban condenados al olvido o al menos a luchar por un lugar.

La banda fué formada por Tony Brock (batería), Gary Margretts (guitarra - voz) y Tristian Margretts (bajo, voz), lanzaron tres 45 RPM (el primero: Lonely Singer / 200 Lives / Leaving In 1971; el segundo: Gay Time Night / Spaceship y el tercero: Sabre Dance Pts 1 y 2 en 1972) más solo dos LP, el primero fue el homónimo producido por Greg Lake (quien probablemente esperaba más de ellos) en 1972 y el segundo fue "Triad" lanzado en 1973.

Portada trasera del album SPONTANEOUS COMBUSTION 

No te dejes engañar por la mayoría de los sitios que incluyen en su discografía un álbum llamado "Come and Stick your Head In" editado en 1969 - 1970, porque era una banda de Blues con el mismo nombre formada por el baterista Gary Coleman.

Si tuviera que decir algo corto sobre SPONTANEOUS COMBUSTION tendría que ser honesto y aceptar que eran realmente buenos, pero se unieron 5 o 6 años después del momento en que la música que tocaban estaba en su apogeo. Si te gusta la psychedelia, esta es tu banda, pero no esperes algo espectacular y diferente a lo que la mayoría de bandas estaban haciendo alrededor de 1967.

Desplegable del album de Steve Howe Beginnings

 


Beginnings es el primer álbum de estudio del guitarrista inglés Steve Howe, lanzado en octubre de 1975 por Atlantic Records. Fué grabado y lanzado durante una pausa en la actividad de la banda de rock progresivo Yes,después de que la banda acordó que cada miembro sacara un álbum en solitario. Howe cuenta con varios músicos invitados, incluidos los compañeros de banda de Yes, pasados y presentes, Bill BrufordAlan White y Patrick Moraz, así como miembros de Gryphon.

El álbum alcanzó el puesto 22 en la lista de álbumes del Reino Unido y el puesto 63 en el Billboard 200 de los Estados Unidos. Fué apoyado con videos promocionales de "Ram" y "Beginnings".

Scorpions - Tokyo Tapes (1978-79)


Tokyo Tapes es el primer álbum en vivo de la banda alemana de hard rock Scorpions y su último álbum lanzado por RCA Records.

Tokyo Tapes incluye canciones de todos los álbumes de Scorpions lanzados antes de 1978, que se grabaron en Nakano Sun Plaza (Nakano Ward de Tokio, Japón) los días 24 y 27 de abril, durante la gira japonesa de la banda en 1978. Estos espectáculos fueron las últimas actuaciones del guitarrista Uli Jon Roth. con la banda, que había anunciado su salida tras el lanzamiento del álbum de estudio Taken by Force.

Las canciones "Hell-Cat", "Catch Your Train" y el himno nacional japonés ("Kimi ga yo") también se interpretaron durante estos shows, pero no se incluyeron en el álbum oficial. En el CD remasterizado de EMI de 2001, se omitió "Polar Nights" para que el disco cupiera en un solo CD, aunque se incluyó en la versión remasterizada de Taken by Force. El lanzamiento anterior de dos CD´s, sin embargo, es el álbum original en su totalidad. El lanzamiento original fue en agosto de 1978 en Japón solo con la portada de un Scorpion de platino en relieve sobre una rosa en lugar de una toma en vivo de la banda cuando finalmente se lanzó en Europa a fines de 1978. Fué lanzado en enero de 1979 en los EE. UU. .

Roth comentó sobre la grabación del álbum:

"Tokyo Tapes fue un momento pico, hemos tocado juntos durante todos estos años y todo salió bien en ese momento. Particularmente en el primer show, que desafortunadamente no fue grabado. Hubo tres shows en Tokio, el primero fue por con mucho el mejor, pero el segundo también fue bueno. Esos son los del álbum, el segundo y el tercero que se usaron. El primero pensé que era mucho mejor y me decepcionó que no se hubiera grabado ".

Funda desplegable interior del album doble.

 

En 2015, como parte del 50 aniversario de Scorpions, Tokyo Tapes fue remasterizado y relanzado, con todas las canciones omitidas restauradas ("Polar Nights" y las tres canciones excluidas) y una versión alternativa de varias canciones encontradas originalmente en el álbum. Debido a limitaciones de tiempo, "Robot Man", la última pista del lanzamiento original, se cambió al principio del Disco 2, que por lo demás contiene pistas extra).

Tokyo Tapes es una fantástica forma de comenzar a escuchar a los Scorpions para quiénes no lo han hecho aún... y para quienes si los conocen esta afirmación es también muy válida. Es bien conocido por rockers que este album es una muestra clarísima de el poder interpretativo de los Scorpions en el escenario. Tokyo Tapes podría considerarse una especie de recopilatorio de grandes éxitos pero con el plus de ser interpretadas con el sello que plasman los Scorpions a sus canciones en vivo.
Esta grabación también muestra la interpretación espectacular del guitarrista Uli Jon Roth, quien pronto dejaría la banda por una carrera en solitario equivocada, pero muestra una técnica asombrosa aquí, sobre todo en la épica "We´ll Burn The Sky". El resto de la banda también realiza actuaciones competentes en estándares tan tempranos como "In Trance", "Fly to the Rainbow" y "Speedy's Coming". El material en el disco uno es consistentemente fuerte, y aunque una serie de versiones sin sentido ("Houng Dog", "Long Tall Sally") y el espectáculo de concierto más temido - el solo de batería - rompen el flujo en el disco dos, la banda todavía cierra con fuerza con la canción popular japonesa "Kojo No Tsuki" y versiones frenéticas de "Dark Lady" y "Robot Man"

 Funda interior del disco Lp 1 Edición Japonesa


 Funda interior del disco Lp 2 Edición Japonesa


Portada trasera del Tokyo Tapes edición Japonesa

 Si has escuchado Scorpions World Wide Live y crees que es muy bueno, bien, Tokyo Tapes es también un gran album de Heavy Rock

CONVIVENCIA SAGRADA, Serie de Rock - Discos Capitol de México (1972)


Album doble promocional titulado Convivencia Sagrada, que la compañía grabadora Discos Capitol de México lanzó al publico en 1972 como parte de una serie promocional de rock. El album doble venía en una funda desplegable y recopilaba a 18 bandas de diversos géneros dentro del rock. Aunque en el interior de la funda desplegable aparecían las imágenes de las portadas de 20 albumes. El album de un solo LP era de idéntica portada frontal al de doble funda, solo que tenía un sello con forma de estrella de 8 puntas con el mensaje en el centro: EDICIÓN ESPECIAL TIRAJE LIMITADO.     

CONVIVENCIA SAGRADA

Esta serie fué realizada entre 1971 y 1975 por "Discos Capitol de Mexico S.A."
Durante el periodo 1971 - 1975 Discos Capitol de México S.A. realizó estas ediciones para competir con otra fuerte compañía en México llamada Discos Universales S.A. ó más comunmente conocida como "DUSA", la cuál saca la serie Rock Power. Esto hace a la compañía EMI Capitol de México S.A. promocionar y difundir artistas conocidos internacionalmente en el mercado Hispano Mexicano con melodías y ritmos en inglés. Casi todas estas ediciones promocionales iban con una descripción en español de la historia de los grupos a modo de inserto y, en algunos casos, como todos los discos de Pink Floyd, venían con una Funda de Papel Especial con la historia de la banda y promocionales de la serie.

En 1980 y 1982 EMI Capitol De México S.A. Trata de recuperar la serie y edita solo a unos pocos artistas bajo la serie Convivencia Sagrada y el slogan de: Lo Mejor Del Rock, la cuál no dió muy buenos resultados y finalmente abandona la serie para quizás en el futuro retomarla.

 Convivencia Sagrada album doble, portada trasera

Como encontré los discos de Convivencia Sagrada

Al contrario ó a diferencia de la forma en la que la mayoría de los rockers se encontraron con esta serie, mi experiencia fué algo diferente. Ocurrió en el estudio de mi casa, ubicado en la planta alta. En ese lugar se encontraba un "mueble" hecho de varillas de metal color doradas, con una parte inferior y una superior. La separación entre las varillas era solo la necesara para albergar uno o si acaso dos discos lp´s. En ese mueble lleno de discos lps, estaba yo buscando un día entre los discos del compartimiento inferior, (que quizás eran los menos escuchados), cuando hallé estas joyas musicales, no puedo llamarlos de otra manera. No recuerdo en que orden, pero hallé el album promocional doble de la serie Convivencia Sagrada, después el otro album de Convivencia Sagrada pero de un solo disco, después el album lp de Jon Lord: Gemini Suite, mi sorpresa fué mayúscula al ver dentro de ese album de funda desplegable a algunos miembros del Deep Purple junto a otros músicos desconocidos en ese entonces para mi al lado de una orquesta y músicos sinfónicos, imaginé que sería algo asombrosa la música contenida en el. Hallé también el ep. de The Beatles: Penny Lane bajo el sello capitol aún de colores. Poco después en una discoteca desvencijada de mi ciudad , empecé a hallar las ediciones de grandes grupos con la calcomanía de Convivencia Sagrada. Dicha calcomanía era como una especie de sello, redonda y muy bien adherida al papel celofán de los discos. Después empezaron a salir de forma rectangular a través de la esquina superior derecha de la funda del disco, a modo de banda.

Cátalogo de la serie 

.Los grupos incluídos en Convivencia Sagrada abarcaban las ramas mas diversas dentro del rock. Algunas bandas tenían un estatus consolidado de superestrellas, otras no tanto y algunas practicamente eran desconocidas lo que denotaba el criterio asumido por Capitol de promocionar no solo a sus mejores actos sino también a grupos que prometían, apoyándolos de esta forma y buscando dar a conocer al público nuevas tendencias musicales. A continuación algunas de esas bandas: Bloodrock, Skylark, T. Rex, Pink Floyd, Bang, The Hollies, Eagles, Flash, Fela Ransome-Kuti, The Band, Tear Gas, Raspberries, The Greatest Show On Earth, Jo Jo Gunne, Birtha, Grand Funk, Three Dog Night,  Deep Purple, Queen, Suzy Quatro, Gemini Suite, Edgar Broughton Band, Master´ Aprentices, The Move, Head, Hands & Feet, Triangle, Quatermass, Northwind.

   

Funda interior del disco Strombringer, parte frontal promocionando la serie CONVIVENCIA SAGRADA, en ella se aprecian la casi totalidad de discos y bandas incluído(a)s en el catálogo.

 


Funda interior del disco Strombringer, parte trasera promocionando la serie CONVIVENCIA SAGRADA, en ella se aprecian la casi totalidad de discos y bandas incluído(a)s en el catálogo.

 

Prólogo del Disco Doble

 "CONVIVENCIA SAGRADA" es a nuestro juicio particular más que un gusto o placer, una obligación y una deuda contraída con todos aquellos que de una u otra manera nos interesa la música moderna actual. 

"CONVIVENCIA SAGRADA" es una serie de rock. "ROCK" que no es posible enmarcarlo dentro de una categoría definida, ¡el rock es universal! y dada la diversidad de opiniones al respecto, basta decir que "CONVIVENCIA SAGRADA" está compuesta por toda clase de corrientes musicales modernas: desde grupos con sonido fresco; "FRESA" en otras palabras hasta "ROCK ÁCIDO"  en su más alta expresión, desde sonidos provocados por los más modernos aparatos electrónicos, hasta los más sencillos instrumentos de percusión; desde las armonías más comerciales, hasta los sonidos ultrafuturistas más avanzados.

Todos los jóvenes (de corazón) estamos unidos de una u otra manera cuando escuchamos rock, eso se palpó vívidamente en todos y cada uno de los conciertos y festivales en donde se ha girado al rededor de la música moderna como centro de atención, y se palpa en cualesquier reunión en donde suceda lo mismo. En Avándaro se "convivió" gracias a la música y en cualquier parte se "convivirá" mientras existan estos mismos elementos.

          Discos Capitol de México, S.A. de C.V., presenta con sumo orgullo CONVIVENCIA SAGRADA, Serie de Rock.


Convivencia Sagrada album LP sencillo, portada frontal


Albumes Convivencia Sagrada colección particular un servidor: ppstone.


 

 






AC/DC Back In Black (1980)



Back in Black es el séptimo álbum de estudio de la banda de rock australiana AC / DC. Fue lanzado el 25 de julio de 1980 por Albert Productions y Atlantic Records. Es el primer álbum de la banda que presenta al cantante Brian Johnson, luego de la muerte del anterior cantante Bon Scott.

Después del gran avance comercial de su álbum de 1979 Highway to Hell, AC / DC planeaba grabar un seguimiento, pero en febrero de 1980, Scott murió de intoxicación por alcohol después de una borrachera. En lugar de disolverse, decidieron continuar y reclutaron a Johnson, quien anteriormente era vocalista de Geordie.

El álbum fue compuesto por Johnson, Angus y Malcolm Young, y grabado durante siete semanas en las Bahamas de abril a mayo de 1980 con el productor Robert John "Mutt" Lange, quien había trabajado en su anterior álbum. Tras su finalización, el grupo mezcló Back in Black en Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York. La portada completamente negra del álbum fue diseñada como una "señal de luto" para Scott.

Como su sexto lanzamiento de estudio internacional, Back in Black fue un éxito sin precedentes. Ha vendido aproximadamente 50 millones de copias en todo el mundo, y es uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música. La banda apoyó el álbum con una gira mundial de un año, consolidándolos entre los actos musicales más populares de principios de la década de 1980. El álbum también recibió una recepción crítica positiva durante su lanzamiento inicial, y desde entonces se ha incluido en numerosas listas de álbumes "más grandes". Desde su lanzamiento original, el álbum ha sido reeditado y remasterizado varias veces, la más reciente para distribución digital. El 9 de diciembre de 2019, fue certificado 25 veces Platino por la Recording Industry Association of America (RIAA). 
 
Portada trasera de la funda del LP

AC / DC, formado en 1973, irrumpió por primera vez en los mercados internacionales en 1977 con su cuarto álbum, Let There Be Rock. En 1979, estaban preparados para un mayor éxito con su sexto, Highway to Hell. Robert John "Mutt" Lange produjo el disco, lo que hizo que el sonido de la banda fuera más pegadizo y accesible, y se convirtió en su primer álbum de oro en los Estados Unidos, vendiendo más de 500.000 copias, mientras que también alcanzó el puesto 17 en las listas de éxitos de ese país y el número ocho. en el Reino Unido.

A medida que se acercaba la nueva década, el grupo partió hacia el Reino Unido y Francia para las fechas finales de la gira de su gran lanzamiento. Planearon comenzar a grabar un seguimiento poco después de su finalización. El 19 de febrero de 1980, Scott tomó una borrachera en un pub de Londres que le hizo perder el conocimiento, por lo que un amigo lo dejó descansar en la parte trasera de su Renault 5 durante la noche. A la mañana siguiente, Scott fue encontrado inconsciente y llevado de urgencia al King's College Hospital, donde el personal médico lo declaró muerto a su llegada. El forense dictaminó que la aspiración pulmonar de vómito fue la causa de la muerte de Scott, pero la causa oficial figuraba en el certificado de defunción como "intoxicación alcohólica aguda" y clasificada como "muerte por accidente". Scott fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas por su familia en el cementerio de Fremantle en Fremantle, Australia Occidental. La pérdida devastó a la banda, que consideró separarse. Sin embargo, amigos y familiares los persuadieron de continuar. 

Después del funeral de Bon Scott, la banda comenzó inmediatamente las audiciones para un líder de
reemplazo. Siguiendo el consejo de Lange, el grupo trajo al cantante de Geordie Brian Johnson, quien impresionó al grupo. Después de que la banda trabajó a regañadientes con el resto de la lista de solicitantes en los días siguientes, Johnson regresó para un segundo ensayo.  El 29 de marzo, Malcolm Young llamó al cantante para ofrecerle el trabajo, para su sorpresa. 

Cuando la banda comenzó a escribir nuevo material para la continuación de Highway to Hell, el vocalista Bon Scott, que comenzó su carrera como baterista con The Spektors, grabó las pistas de batería en las grabaciones de demostración de "Let Me Put My Love Into You" y "Have Drink On Me ".
 
Los ensayos de Back in Black se programaron durante tres semanas en los E-Zee Hire Studios de Londres, pero se redujeron a una semana cuando surgió una inauguración en Compass Point Studios en Nassau, en las Bahamas. Aunque prefirieron grabar su próximo trabajo en el Reino Unido, no había estudios disponibles y las Bahamas presentaban una buena ventaja fiscal. 

Back in Black se grabó desde mediados de abril hasta mayo de 1980 en Compass Point con el productor "Mutt" Lange. A su llegada, el área estaba siendo azotada por varias tormentas tropicales, causando estragos en la electricidad del estudio. Johnson recordó que: "No era casi ningún tipo de estudio, estábamos en estas pequeñas celdas de concreto, mente cómoda, tenías una cama y una silla. Y esta gran anciana negra dirigía todo el lugar. Oh, era temible, ella gobernó ese lugar con una barra de hierro. Tuvimos que cerrar las puertas con llave por la noche porque ella nos había advertido sobre estos haitianos que bajaban por la noche y robaban el lugar.

 Funda del disco LP lado 1

Así que nos compró todas estas lanzas de pesca de seis pies para ¡Mantente en la puta puerta! Estaba un poco alejado de Newcastle, te puedo decir ". Además, su equipo fue inicialmente retenido por la aduana, y otro equipo fue transportado lentamente desde el Reino Unido. Johnson sintió presión durante el proceso, ya que nunca había grabado con el grupo. Ninguno de los escritos de Scott se usó para la letra del álbum, ya que el grupo sintió que aparentemente se beneficiaría de su fallecimiento. Johnson informó que tuvo problemas para adaptarse al medio ambiente e incluso hizo referencia al mal tiempo en las primeras líneas de "Hells Bells" ("Estoy haciendo truenos, lloviendo a cántaros. Me acerco como un huracán. Mi relámpago cruza el cielo. Solo eres joven, pero vas a morir ".) Lange centró especial atención en la voz de Johnson, exigiendo perfección en cada toma. 

  • -Fue como, 'Otra vez, Brian, otra vez, espera, cantaste esa nota demasiado tiempo, así que no hay espacio para respirar'. No dejaría que nada le pasara. Tenía esta cosa en la que no quería que la gente escuchara el álbum en el futuro y dijera que no hay forma de que alguien pueda cantar eso, lo dejaron caer, incluso las respiraciones tenían que estar en el lugar correcto. Y no puedes golpear a un hombre por eso, pero él me volvió loco. Yo estaba sentado allí y decía, '¡Arrggghh!'.
                     -Brian Johnson

Funda del disco LP lado 2


La actitud general en el estudio fue optimista. Sin embargo, el ingeniero Tony Platt se sintió consternado al descubrir que las habitaciones del estudio no eran sonoras complementarias al sonido del grupo, que estaba diseñado para ser muy seco y compacto. Una anécdota humorística de las sesiones involucró una grabación interrumpida por un cangrejo arrastrando los pies por el piso de madera del estudio. El sonido particular de la guitarra de Angus Young se logró en parte mediante un dispositivo de guitarra inalámbrico, el sistema de diversidad Schaffer-Vega, un diseño de Ken Schaffer que proporcionó un impulso de señal y fue reeditado como un efecto de guitarra separado en 2014.

Cerca del final del proceso, la banda llamó por teléfono al manager Ian Jeffery en busca de una campana para incluir en el álbum. Jeffery localizó una fundición para producir la campana, pero después de siete semanas, sugirió a Platt que grabara las campanas de una iglesia cercana. Estas grabaciones no fueron suficientes debido al sonido de una ráfaga de pájaros que volaban con cada campana. La fundición adelantó la producción de la campana, que resultó perfectamente afinada, y se grabó con el Mobile Studio de Ronnie Lane. Tras la finalización de la grabación, el grupo mezcló Back in Black en Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York.

Según Angus Young, la portada completamente negra del álbum era una "señal de luto" para Scott. Atlantic Records no estuvo de acuerdo con la portada, pero aceptó si la banda ponía un contorno gris alrededor del logo de AC / DC.

Recepción de la crítica.

En una reseña para Rolling Stone en 1980, David Fricke consideró Back in Black como "no solo el mejor de los seis álbumes estadounidenses de AC / DC", sino "la cúspide del arte del heavy metal: el

primer LP desde Led Zeppelin II que captura toda la sangre, sudor y arrogancia del género "
. Red Starr de Smash Hits fué más crítico, encontrando las canciones indistinguibles entre sí y estropeadas por fantasías hipermasculinas, frases comunes de música rock, guitarra chillona y ritmos aburridos, en "otro triunfo más para el headbanging con el mínimo común denominador: el nuevo álbum de AC / DC completamente predecible y espantoso ". Le dio al disco una puntuación de 3 sobre 10.

En una revisión retrospectiva, el crítico de Rolling Stone Christian Hoard elogió el álbum como el mejor trabajo de la banda, posiblemente "el disco más delgado y mezquino de todos los tiempos: rock de arena que a los punks les encanta". Barry Walters de Rolling Stone dijo Back in Black "todavía suena completamente atemporal, la esencia del hard rock impenitentemente simple pero salvajemente elaborado" y "una celebración de la paliza, el sexo animal", aunque observó "sexismo mezquino" en canciones como "What Do You Do for Money Honey "y "Given the Dog a Bone". Robert Christgau fué menos entusiasta, encontrando a la banda algo demasiado "primitiva" y su imaginería sexual "poco imaginativa". "A Angus Young se le ocurren riffs increíbles", escribió en la Guía de Discos de Christgau: los años 80 (1990), "aunque no tan consistentemente como podría esperar una persona refinada como yo, y el cantante Brian Johnson canta como si hubiera una picana en su escroto, justo lo que necesitan los fans que no pueden decidir si su testosterona recién descubierta es agonía o éxtasis "

Como su álbum favorito, Kitty Empire de The Observer reconoció Back in Black es "un disco absurdo y drongoide ... construido sobre sexismo casual, doble sentido y una actitud muy cuestionable hacia el consentimiento sexual ('Don't you fight / No luches / No te preocupes / Porque es tu turno esta noche ') una inclinación por las armas de fuego y una burda celebración del hedonismo machista irreflexivo que mató al cantante original de la banda ". No obstante, estuvo de acuerdo con la visión original de Fricke del álbum como una obra maestra del heavy metal y lo nombró su álbum favorito de todos los tiempos, "la banda sonora obsesiva de mi adolescencia, el thriller subido de tono que me habló tanto como una marimacho que quería ser uno de los chicos, y la ingenua cada vez más femenina que necesitaba trabajar en el mundo de los hombres. Además, los adolescentes aman la muerte ".

El álbum aparece en muchas listas de "lo mejor de". En 1989, ocupó el puesto número 26 en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 Mejores Álbumes de los Ochenta. La pista del título se clasificó no. 190 en la lista de la misma revista de Las 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos. En 2001, VH1 ocupó el puesto 82 de Back in Black en su lista de los 100 mejores álbumes. VH1 también colocó la canción principal en el n. ° 2 en su lista de las 100 mejores canciones de Hard Rock. En 2003, el álbum ocupó el puesto 77 en la lista de Rolling Stone de "Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos", manteniendo la calificación en una lista revisada de 2012. En 2006, Q colocó el álbum en el número 9 en su lista de los 40 mejores álbumes de los 80. Ese mismo año, Back in Black fue incluido por Time en su lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos.Fué incluido en el número 2 en el libro, 100 Mejores Álbumes Australianos, en octubre de 2010, e incluido en el libro 1001 Albumes Que Debes Escuchar Antes De Morir en 2005. 

Back in Black es un álbum influyente de hard rock y heavy metal. Según Tim Jonze de The Guardian, ha sido aclamado por algunos como "un gran sello" para la música heavy metal. NME lo consideró como un lanzamiento importante en el metal y el heavy rock de los 80, nombrándolo como uno de los 20 mejores álbumes de metal de su década, mientras que The Daily Telegraph lo clasificó como uno de los 20 mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Paul Brannigan de Metal Hammer lo citó como uno de los diez álbumes que ayudaron a restablecer la popularidad global del género en 1980, convirtiéndolo en "el mejor año para el heavy metal"

Según el periodista de rock Joe S. Harrington, Back in Black se lanzó en un momento en que el heavy metal se encontraba en un punto de inflexión entre un declive y un renacimiento, ya que la mayoría de las bandas del género tocaban tempos más lentos y solos de guitarra más largos, mientras que AC / DC y Van Halen adoptaron las "implicaciones de alta energía" del punk rock y "restringieron sus canciones en explosiones más orientadas al pop". Harrington le dio crédito al productor Lange por alejar a AC / DC del rock orientado al blues de sus álbumes anteriores, y hacia un ataque más dinámico que concentraba y armonizaba cada elemento de la banda: "las guitarras se compactaron en una declaración singular de eficiencia rítmica , la sección rítmica proporcionó el overdrive de thunderhorse, y el vocalista Johnson bajó y rebuznó como el practicante más desquiciado de la dinámica del top-man del blues desde el clásico Robert Plant". La música resultante, junto con los discos contemporáneos de Motörhead y Ozzy Osbourne, ayudó a revitalizar y reintroducir el metal a una generación más joven de oyentes, "eventualmente resultando en el crossover punk-metal personificado por Metallica y otros". En 1000 Grabaciones Para Escuchar Antes de que Mueras (2008), Tom Moon dijo que el "rock de arena medio magro" de Back in Black y el "delicado equilibrio de poder y delicadeza" de la producción definieron el lado comercial de la música pesada durante años después de su lanzamiento. 

La producción de Lange para el álbum tuvo un impacto duradero en la industria de la música; "Hasta el día de hoy, los productores todavía lo utilizan como la guía de hecho de pintar por números sobre cómo debería sonar un disco de hard-rock", escribió Harrington. En los años posteriores a su lanzamiento, los estudios de Nashville lo usarían para verificar la acústica de una habitación, mientras que Motörhead lo usaría para ajustar su sistema de sonido. El grupo estadounidense de death metal Six Feet Under grabó una versión de todo el álbum bajo el título Graveyard Classics 2